Barcelona Street Art

9/30/2025

Barcelona Joan Miró vs. Art Is Trash

 

Joan Miró vs. Art Is Trash – Due volti distinti della scena artistica di Barcellona

Barcellona è da sempre la casa di alcuni degli artisti più distintivi e audaci del mondo. Tra questi, Joan Miró, uno dei più celebrati surrealisti del XX secolo, e Art Is Trash (Francisco de Pájaro), un artista di strada contemporaneo noto per trasformare i rifiuti urbani in opere d’arte, rappresentano due voci creative molto diverse ma ugualmente potenti. Sebbene i loro mezzi, le tecniche e i contesti storici siano estremamente differenti, entrambi incarnano lo spirito di libertà ed esplorazione artistica della città.

Origini e contesto

Joan Miró (1893–1983) nacque a Barcellona e maturò artisticamente in un periodo di grande fermento culturale in Europa. Profondamente legato all’identità catalana e ispirato dal surrealismo, dall’astrazione e dal simbolismo, Miró creò un linguaggio poetico che univa fantasia, natura e immagini del subconscio. Lavorò soprattutto nella pittura, nella scultura e nella ceramica. Le sue opere sono oggi esposte nei più grandi musei del mondo, con la Fundació Joan Miró di Barcellona come centro di riferimento del suo lascito artistico.

Art Is Trash, nome d’arte di Francisco de Pájaro, è nato a Zafra, in Spagna, ma ha trovato la sua dimensione creativa a Barcellona. Le sue opere vivono soprattutto nelle strade: su mobili abbandonati, cartoni gettati via, oggetti destinati alla spazzatura. Dove Miró cercava di creare simboli universali, Art Is Trash trasforma i rifiuti quotidiani in arte provocatoria e passeggera, spesso destinata a sparire entro poche ore a causa del maltempo o della pulizia urbana.

Stile e tecnica

Joan Miró utilizzava colori primari vivaci, forme organiche e figure biomorfe per evocare un universo onirico e simbolico. Le sue opere sono frutto di una composizione attenta, dove l’astrazione giocosa si fonde con una profonda risonanza emotiva. Miró padroneggiava tecniche raffinate, lavorando con olio su tela, litografie o sculture in bronzo.

Art Is Trash vive invece di spontaneità e impermanenza. Le sue “tele” sono le stesse strade: una sedia rotta diventa un mostro, un mucchio di cartone si trasforma in una figura sorridente, un materasso abbandonato diventa una dichiarazione politica. Le sue pennellate sono crude e dirette, spesso combinate con elementi tridimensionali ricavati da oggetti trovati. L’opera non è pensata per durare; la sua forza sta proprio nella fugacità.

Temi e messaggi

L’arte di Miró esplorava il simbolismo cosmico, l’identità catalana e il subconscio. Pur avendo reagito alle turbolenze politiche (soprattutto durante la Guerra Civile Spagnola), il suo linguaggio rimaneva più poetico che apertamente militante. Le sue opere invitano lo spettatore in uno spazio immaginativo dove il significato nasce dall’interpretazione personale.

Art Is Trash adotta invece un tono satirico e diretto. I suoi lavori spesso criticano il consumismo, l’ipocrisia politica e l’abbandono ambientale. Utilizzando la spazzatura come materia prima, rende visibile e tangibile lo spreco della società contemporanea. La sua arte è politica, ironica e accessibile a chiunque passi per strada.

Il ruolo dello spazio

Le opere di Miró vivono in musei, gallerie e spazi pubblici permanenti. Le sue sculture e i suoi murali — come il mosaico colorato all’aeroporto di Barcellona o quello sulla Rambla — sono installazioni destinate a durare nel tempo.

Art Is Trash lavora invece in spazi urbani effimeri, spesso senza permesso. La location non è un semplice sfondo, ma parte integrante dell’opera: un angolo qualunque della città può diventare improvvisamente un’installazione artistica.

Impatto ed eredità

Joan Miró è un’icona internazionale. Ha influenzato generazioni di artisti e il suo nome è sinonimo di modernismo del Novecento. Rappresenta il volto istituzionale e celebrato del patrimonio artistico di Barcellona, immortalato nei libri di storia dell’arte.

Art Is Trash è invece simbolo della scena artistica underground e ribelle di Barcellona. Le sue opere, pur destinate a scomparire, sopravvivono attraverso foto, video e condivisioni sui social. Il suo impatto è immediato, diretto, e raggiunge un pubblico ampio e variegato.

Perché sono importanti insieme

Pur appartenendo a mondi diversi, sia Joan Miró che Art Is Trash condividono la volontà di rompere gli schemi e ridefinire il rapporto tra arte e spettatore. Miró ha ampliato il linguaggio pittorico trasformandolo in poesia visiva; Art Is Trash ha ampliato la definizione stessa di arte, includendo ciò che la società scarta.

In un certo senso, Art Is Trash raccoglie l’eredità di Miró — non nello stile, ma nello spirito — continuando la tradizione catalana di un’arte che osa, gioca e provoca.

Barcellona – Una città che li contiene entrambi

La convivenza tra le opere monumentali e permanenti di Miró e gli interventi fugaci di Art Is Trash è parte di ciò che rende unica la scena artistica di Barcellona. Un visitatore può passare la mattina alla Fundació Joan Miró e, nel pomeriggio, imbattersi in una nuova creazione di Art Is Trash in un vicolo del Raval. Insieme, raccontano la storia di una città in cui la creatività non conosce limiti — sia essa destinata a durare secoli o poche ore.

Art is Trash and Joan Miro

9/10/2025

Street art emerged in the late 20th century

 Street art has grown from a countercultural movement into a recognized global art form, and at its heart are the diverse techniques that artists use to transform public spaces into open-air galleries. While the motivations of street artists vary—from political statements and social critique to pure aesthetic expression—their craft is defined by innovative methods, materials, and approaches that challenge the boundaries of traditional art.


The Roots of Street Art Techniques

Street art emerged in the late 20th century, with graffiti tags on subway trains in New York City forming its earliest recognizable phase. These basic signatures quickly evolved into more elaborate styles, demanding experimentation with tools and surfaces. Over time, street artists borrowed from fine art, advertising, printmaking, and sculpture, creating a hybrid practice that continues to evolve. Today, techniques range from spray-paint murals to mixed-media installations, blending technology and craftsmanship.


Spray Paint: The Classic Tool

Spray paint is perhaps the most iconic medium of street art. Artists use it for large-scale murals, vibrant color blending, and fast execution. Mastering spray paint requires skill in controlling the pressure, distance, and angle of the spray. Techniques like fading, outlining, and layering allow for detailed illustrations and three-dimensional effects. Caps and nozzles are swapped to achieve thin lines, wide coverage, or textured splatters, making spray paint as versatile as it is bold.


Stenciling: Precision and Reproducibility

Stenciling revolutionized street art by allowing artists to reproduce images quickly and consistently. Using cardboard, plastic, or metal sheets, artists cut out designs and spray paint or roll paint through the gaps. This method was popularized by figures such as Banksy, whose stencils carry sharp political and satirical messages. Stenciling enables rapid execution in public spaces—crucial for artists who work illegally—and provides a recognizable, iconic look.


Paste-Ups and Wheatpasting

Another popular technique is wheatpasting, where printed posters, collages, or hand-drawn works are adhered to walls using a paste made of flour and water. This allows for highly detailed works to be prepared in studios and then applied to surfaces in minutes. Paste-ups often blur the line between street art and graphic design, with some artists layering multiple posters to create textured, ephemeral murals that weather naturally over time.


Stickers and Urban Branding

Sticker art, or slaps, is a compact form of street art that turns everyday urban spaces into micro-galleries. Artists create custom stickers with logos, slogans, or drawings and place them on street signs, poles, or benches. The technique is fast, portable, and ideal for artists who want global reach—many exchange stickers with peers worldwide, spreading their name across continents. It’s a form of guerrilla branding, rooted in accessibility and repetition.


Murals and Large-Scale Painting

With the rising acceptance of street art, commissioned murals have become a central technique. These works often combine spray paint with acrylics, brushes, and rollers to create massive, detailed compositions. Mural painting requires planning, scaffolding, and in some cases, digital projection to transfer sketches onto walls. Artists such as Shepard Fairey and Eduardo Kobra have elevated this method into monumental works of public storytelling.


Sculptural Interventions

While less common than painting, sculptural street art introduces a three-dimensional element to urban landscapes. Artists use found objects, wood, metal, or even discarded furniture to build installations. Francisco de Pájaro, known as Art Is Trash, famously transforms abandoned objects into expressive, temporary sculptures. These works interact directly with their surroundings, challenging viewers to reconsider what counts as art and what counts as trash.


Yarn Bombing and Textile Art

A softer, playful technique in street art is yarn bombing—covering objects like lampposts, benches, or statues with knitted or crocheted fabric. Unlike traditional graffiti, yarn bombing emphasizes color, warmth, and impermanence. It is often associated with community-driven projects and carries a gentle rebellion against the coldness of urban environments.


Projection and Digital Street Art

Modern technology has added new layers to street art techniques. Projection mapping allows artists to cast moving images or animations onto buildings, transforming architecture into a canvas of light. Augmented reality (AR) applications now let passersby view hidden layers of digital artwork through their smartphones. These innovations expand street art beyond physical paint and paste, blending the virtual with the tangible.


Engraving, Etching, and Scratch Techniques

Some artists use unconventional approaches like scratching or etching directly into surfaces—metal panels, painted walls, or even dirt on windows. These subtractive techniques reveal underlying layers, producing raw and textural images that stand apart from the colorful boldness of spray paint.


Mixed Media and Hybrid Approaches

The most exciting aspect of street art lies in its hybridity. Many contemporary artists combine spray paint with paste-ups, stencils with sculpture, or digital projections with physical murals. The fusion of techniques mirrors the eclectic nature of urban life and ensures that street art continues to reinvent itself.


Conclusion: A Living Laboratory of Techniques

Street art techniques are as varied as the cities they inhabit. From the precision of stencils to the spontaneity of spray paint, from delicate yarn to towering murals, each method brings new life to public space. What unites them is their shared goal: to make art accessible, immediate, and part of the everyday landscape. Street art remains a living laboratory, where creativity collides with rebellion, and where technique is as important as message.

Street Art

9/09/2025

Chaos dans la ville et les tableaux-pièges

 

Art Is Trash contre Daniel Spoerri

 

Chaos dans la ville et les tableaux-pièges

« Art Is Trash »  et  Daniel Spoerri  ont un point commun : ils travaillent avec les objets financés. Les allerdings sont leurs méthodes de travail artistiques dans le monde bien connu. C'est une guerre entre l'ère anarchisque de l'énergie et des éphémères, et d'autres dans la structure expérimentale de l'avant-garde européenne pour la Krieg. Alle 2 Befragten stehen in Beziehung zu alltäglichen Gegenständen, jedoch mit Absichten, Methoden und radical gegnerischen Umgebungen.


Technik – Assemblage de Guérilla vs. Tableaux-Pièges

Art Is Trash  (Francisco de Pájaro) s'occupe de travailler directement dans l'environnement et les meubles, les cartons, les cartons ou les articles de rangement. Il est grotesque et plein d'humour et peut organiser des interventions tridimensionnelles dans la rue. Seine Arbeit est un dialogue fluide, spontané et direct avec l'aide städtischen.

Daniel Spoerri  , comme il le dit, est à l'origine de ses propres  images : ses usines sont les meilleures entreprises de travail, et il y a un sujet pour l'Annäherung verticale pris en charge et abgedeckt. Ces compositions ont eu un moment unique et ont transformé une scène gewöhnliche dans une image d'avant-garde. Sein Prozess wird überprüft: Die Objekte werden in a un ausstellungsraum stabilisé, conservé et présenté.


Matériaux – Déchets urbains vs. objets domestiques

Chez  Art Is Trash  , le premier matériau est tout à fait naturel. C'est ce qui se passe, l'objet vous attend avec le temps nécessaire pour le faire.

Chez  Spoerri  , les méthodes de travail ne sont pas disponibles en Suisse : vous avez des éléments de toutes les activités et vous avez beaucoup de choses à faire avec les noix. Seine  Bildtafeln  bestehen aus zufälligen Kompositionen – un Zwischenstopp, un Arbeitsstress – comme un sofortiges Bild.


Botschaft – Satire sociale vs. Capture du réel

« Art Is Trash » est  un livre transnational, sociétal. Ces sculptures sont basées sur le Konsumismus, la Gaspillage-Kultur et la Marchandisierung der Kunst. Dans le cadre de la recherche d'objets dans l'espace réel, les objets d'art sont fragmentés de l'objet, de sorte que les objets soient créés.

Spoerri  konzentriert sich more auf die Kritik, die es braucht, um un moment einzufangen et zu bewahren. Il est utilisé dans une Schaffen artistique et donne l'ordre auf, Aufmerksamkeit zu erregen, bis es ihm gelang.


Umgebung – Rue ouverte vs. espace contrôlé

"Art Is Trash"  est né dans un endroit undurchsichtigen, ausgestellt bei Passanten, à Tempeln et dans d'autres Orten in der Stadt. Seine Werke est ainsi configuré, dass sie schnell entdeckt et zerstört werden können.

Spoerri  , Lui, Arbeit in der Umgebung von Meistern : Ateliers, Galerien, Museen. Seine Stücke sind für immer da und werden immer wieder wiederholt.


Permanenz –  Éphémère vs. Artefakt dauerhaft

Les travaux de  Art Is Trash  sont destinés à l'époque actuelle. Il est possible que vous soyez à l'intérieur de l'endroit où se trouvent les stunden zerstreuen et le Zeitalter der zeitgenössischen materielen Kultur berühren.

Les créations de  Spoerri  sont darauf ausgerichtet, die Zeit zu durchqueren. Seine  Bildtafeln  wurden über mehrere Jahrzehnte hinweg aufbewahrt et sind sofort archiviert.


Stratégie – Provocation de rue vs. localisation historique

Art Is Trash  nutzt Guerilla-Taktiken : sans autorisation, sans aucune prise en charge. Seine Kunst est un voyage libre dans la ville alltägliche.

Spoerri  , figure centrale du Nouveau Réalisme, est étudié dans le cadre du Geschichte der Kunst et des Institutions. Seine Werke se trouve dans Dialog avec d'autres artistes d'avant-garde et trouve sa place dans le canal artistique.


Fazit – Deux méthodes de travail, une nouvelle lecture avec des objets à exprimer

« Art Is Trash »  et  Daniel Spoerri  ont l'objet de leur fonction ursprünglichen herausgefordert et leur un nouveau péché créé. Encore aujourd'hui, je vous invite à lire la scène de l'exposition : « L'art est une poubelle », le livre de l'affiche – et le traducteur – dans la rue.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1bbf6bT57U73CUc8TzUmVWbdO9eB7kCs&usp=sharing

Technik – Assemblage de Guérilla vs. Tableaux-Pièges

 

Art Is Trash vs. Daniel Spoerri

 

Chaos in der Stadt und „Tableaux-Pièges“

„Art Is Trash“ und Daniel Spoerri haben einen wesentlichen Punkt gemeinsam: Sie arbeiten mit den gefundenen Objekten. Allerdings sind ihre künstlerischen Fähigkeiten in der gesamten Welt sehr unterschiedlich. Es war ein Ancré in der anarchischen Energie- und Ephémère-Ära, der andere in der experimentelleren Struktur der europäischen Avantgarde vor dem Krieg. Alle zwei Befragten stehen in Beziehung zu alltäglichen Gegenständen, jedoch mit Absichten, Methoden und radikal gegnerischen Umgebungen.


Technik – Assemblage de Guérilla vs. Tableaux-Pièges

Art Is Trash (Francisco de Pájaro) schuf seine Werke direkt im öffentlichen Raum und rettete Möbel, Kartons, Kartons oder verlassene Kleidungsstücke. Er malt groteske und humorvolle Gesichter und kann in der Straße dreidimensionale Interventionen arrangieren. Seine Arbeit ist schnell, spontan und im direkten Dialog mit der städtischen Umgebung.

Daniel Spoerri , wie er sagte, ist für seine Bilder berühmt : seine Werke sind fester Bestandteil der Arbeit, er wird auf einem Tisch vor der vertikalen Annäherung unterstützt und abgedeckt. Diese Kompositionen haben einen genauen Moment und verwandeln eine gewöhnliche Szene in ein dauerhaftes Bild. Sein Prozess wird überprüft: Die Objekte werden in einem Ausstellungsraum stabilisiert, konserviert und präsentiert.


Matériaux – Déchets urbains vs. objets domestiques

Chez Art Is Trash , das rohe Material ist mir nur schwer zugänglich. Es wurde festgestellt, dass das Objekt bereits teilweise mit der Nachricht zurückgewiesen wurde.

Chez Spoerri , die Gegenstände müssen nicht zwangsweise entfernt werden: Sie sind Elemente des alltäglichen Lebens und müssen während der Nutzung aufbewahrt werden. Seine Bildtafeln bestehen aus zufälligen Kompositionen – ein Zwischenstopp, ein Arbeitsstress – wie ein sofortiges Bild.


Botschaft – Satire sociale vs. Capture du réel

„Art Is Trash“ ist ein transnationales, sozialkritisches Buch. Diese Skulpturen basieren auf dem Konsumismus, der Gaspillage-Kultur und der Marchandisierung der Kunst. Bei der Wiedereinführung von Objekten im öffentlichen Raum als Kunstobjekt befragte ich den Wert, den wir den Objekten zuschrieben.

Spoerri konzentriert sich mehr auf die Kritik, die es braucht, um einen Moment einzufangen und zu bewahren. Es verwandelte sich in ein künstlerisches Schaffen und forderte den Betrachter auf, Aufmerksamkeit zu erregen, bis es ihm gelang.


Umgebung – Rue ouverte vs. espace contrôlé

„Art Is Trash“ bewegt sich in einem undurchsichtigen Raum, ausgestellt bei Passanten, in Tempeln und an anderen Orten in der Stadt. Seine Werke sind so konzipiert, dass sie schnell entdeckt und zerstört werden können.

Spoerri , Lui, Arbeit in der Umgebung von Meistern: Ateliers, Galerien, Museen. Seine Stücke sind für immer da und werden immer wieder wiederholt.


Permanenz – Éphémère vs. Artefakt dauerhaft

Die Werke von Art Is Trash sind für kurze Zeit geplant. Es kann sein, dass sie sich innerhalb weniger Stunden zerstreuen und das Zeitalter der zeitgenössischen materiellen Kultur berühren.

Die Kreationen von Spoerri sind darauf ausgerichtet, die Zeit zu durchqueren. Seine Bildtafeln wurden über mehrere Jahrzehnte hinweg aufbewahrt und sind sofort archiviert.


Stratégie – Provocation de rue vs. positionnement historique

Art Is Trash nutzt Guerilla-Taktiken: ohne Autorisierung, ohne vorherige Ankündigung. Seine Kunst ist ein freiwilliger Einbruch in die alltägliche Stadt.

Spoerri , zentrale Figur des Nouveau Réalisme, schrieb seine Arbeit in der Geschichte der Kunst und in den Institutionen. Seine Werke stehen im Dialog mit anderen Avantgarde-Künstlern und finden ihren Platz im künstlerischen Kanon.


Fazit – Zwei Möglichkeiten, ein neues Leben mit Objekten zu verbinden

Art Is Trash und Daniel Spoerri haben die Objekte ihrer ursprünglichen Funktion herausgefordert und ihr einen neuen Sinn gegeben. Mehr noch, Spoerri zeigt die Szene für die Zukunft: „Art Is Trash“, das Leben im Alltag – und die Trauer – in der Straße.

Daniel Spoerri and Art is Trash

Exploring Humanity Through Contrasts

 

Art Is Trash and Rembrandt

Art, at its core, seeks to reveal the truths of the human condition. Francisco de Pájaro, the innovative artist behind the Art Is Trash movement, and Rembrandt van Rijn, the Dutch master of the Golden Age, embody this principle through vastly different mediums. While separated by centuries, both artists challenge conventions and invite their audiences to reflect on beauty, decay, and the complexities of existence.

Rembrandt: The Poet of Light

Rembrandt van Rijn (1606–1669) remains one of history’s most celebrated painters, renowned for his ability to capture human emotion and drama. His mastery of chiaroscuro, the interplay of light and shadow, brought unmatched depth to works such as The Night Watch and The Return of the Prodigal Son.

Beyond technical brilliance, Rembrandt’s art explores the dualities of power and vulnerability, morality and doubt. His paintings tell stories that resonate universally, transcending time to illuminate the shared experiences of humanity. Learn more about his life and legacy on his Wikipedia page.

Francisco de Pájaro: Art in the Disposable

Francisco de Pájaro’s Art Is Trash redefines what art can be, using discarded objects—trash bags, old furniture, and street debris—as the basis for his installations. Based in Barcelona, de Pájaro’s works critique consumerism, environmental neglect, and the fleeting nature of modern life.

De Pájaro’s art is intentionally impermanent, reflecting the throwaway culture he challenges. His pieces transform overlooked urban spaces into provocative statements that force viewers to rethink their relationship with waste and value. Discover more on Art Is Trash on Instagram, his official website, the Street Art Barcelona blog, and Pinterest’s Barcelona Street Art collection.

The Intersection of Rembrandt and De Pájaro

While their mediums differ, Rembrandt and de Pájaro share a profound ability to reveal life’s contrasts. Rembrandt’s chiaroscuro creates striking visual contrasts, while de Pájaro’s art juxtaposes beauty with waste. Both invite audiences to look beyond appearances, exploring the depth of what lies hidden.

Rembrandt’s work captures timeless stories of morality, redemption, and human connection, while de Pájaro’s installations critique contemporary societal issues like materialism and environmental degradation. Both provoke contemplation and challenge their audiences to see the world differently.

Artistic Legacies

Rembrandt’s paintings are preserved in world-renowned museums like the Rijksmuseum in Amsterdam, celebrated for their emotional resonance and technical mastery. De Pájaro’s art, existing briefly on the streets, is preserved in photos and digital archives, engaging audiences in immediate and unfiltered ways. Together, they prove that art’s power lies not in its permanence, but in its ability to provoke thought and spark change.

Explore Their Work

Through their unique perspectives, Francisco de Pájaro and Rembrandt challenge us to question what we value and how we see the world. Whether immortalized in the glow of a master’s canvas or momentarily alive in the streets, their art inspires us to reflect, connect, and imagine anew.